domingo, 15 de mayo de 2011

EIZENSHTÉIN, CINE Y REVOLUCIÓN


Sergéi Mijáilovich Eizenshtéin, fue un director de cine y teatro soviético de origen judío. Su innovadora técnica de montaje sirvió de inspiración para el cine posterior. 

Cuando tenía 25 años, Eisenstein puso fin a su carrera teatral, al ver la artificiosidad del resultado en su montaje de Máscaras de gas, donde, según sus propias palabras, «el carro se rompió en pedazos y el conductor se cayó de cabeza en el cine». Esto hizo que dejara el teatro y se centrara en el medio que le dio prestigio internacional, el cine.

Eisenstein fue un pionero del uso del montaje en el cine. Para Eisenstein, la edición no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de su audiencia. Luego de una larga investigación en el tema, Eisenstéin desarrolló su propia teoría del «montaje».

Eisenstein no utilizaba actores profesionales para sus películas. Sus narrativas evitaban el individualismo y, en cambio, iban dirigidas a cuestiones más amplias de la sociedad, especialmente a conflictos de clases. Sus actores eran por lo usual personas sin entrenamiento en el campo dramático, tomadas de ámbitos sociales adecuados para cada papel.

Su principal mensaje político se basó en la organización, la participación y la lucha.

Sus ideales comunistas lo condujeron en varias ocasiones a conflictos con funcionarios del gobierno soviético. Stalin era consciente del poder del cine como medio de propaganda, y consideró a Eisenstein como una figura controvertida. Su popularidad se profundizó más tarde con el éxito de sus películas, entre ellas El acorazado Potemkin (1925), calificada una de las mejores películas de todos los tiempos.

El Cine al Servicio de la Revolución 

Para comprender la obra de Sergei Eisenstein debemos ubicarnos en el proceso revolucionario ruso, de principios del siglo XX. En los primeros años de la Revolución Bolchevique, obstinado por la búsqueda de un cine que pudiera establecer un "puente" entre arte y revolución, entre las viejas y nuevas formas, Eisenstein comenzaba a producir una obra teórica y artística que hasta hoy es objeto de apreciación y estudios en todo el mundo - El cine como instrumento indispensable en la consolidación del proceso revolucionario. 

De acuerdo con los principios definidos por Eisenstein, ese nuevo cine sintonizado con la revolución, debería "estar basado en la yuxtaposición de escenas, pequeños sketches, agitación-propaganda, actos circenses, comedias, en una combinación de comentarios, gesto, música, film, escenificación y otros elementos visuales en principio heterogéneos, aunque montados, en cuanto atracciones del mismo estatuto, en un conjunto que hace converger la tradición de los espectáculos populares y el nuevo espacio del music-hall urbano. La luz, los efectos de sorpresa y conmoción definen una relación tensa con el espectador, una especie de movilización por la agresión, por el choque, una multiplicación de estímulos". Esa agresión a los sentidos, tenían como principal objetivo despertar a los espectadores para una "conclusión ideológica final". Esa “conclusión”, que invariablemente se vinculaba a la lucha revolucionaria, debería ser alcanzada por los espectadores a través de la confrontación de los diversos elementos que componen un film.

El acorazado Potemkin

El acorazado Potemkin, es una película muda dirigida por el cineasta Sergéi Eisenstein. Se la considera una de las mejores películas de la historia cinematográfica. En 1925 se le encargó al director Eisenstein el llevar a cabo esta obra para elevar el espíritu de la revolución social creada en 1917 por la revolución bolchevique.

El acorazado Potemkin es una obra que significa un nuevo aporte a la narración cinematográfica en términos de lenguaje visual. Tras la genialidad de Griffith en el trabajo de escala de planos, Eisenstein observa otra función que puede realizar la cámara, introduciendo inclinaciones de cámara que dan como resultado un énfasis o una sensación distinta en lo que se relata.

Por otro lado, se trata de una película que refleja el espíritu de la época en que es realizada, donde todo elemento es utilizado como propaganda para la legitimación ideológica de una revolución naciente. En este sentido es valorable la exaltación del hombre común, sobre todo del oprimido que decide romper sus cadenas.

Una de las escenas más famosas en la historia del cine pertenece a esta película, cuando los cosacos disparan contra el pueblo inocente para acabar con el apoyo a los rebeldes. En ese momento, una madre es alcanzada por una bala mientras corría con un coche de bebé que rodará escaleras abajo al morir la madre. Esta escena ha sido homenajeada por directores famosos.

El acorazado Potemkin es una película parcialmente basada en hechos reales, que acontecieron en el puerto de Odesa (Ucrania) durante la semana del 26 de junio de 1905.

Los marineros del acorazado Potemkin ya están hartos de malos tratos, y cuando se les intenta obligar a comer carne con larvas de mosca, deciden sublevarse. Llena de imágenes expresivas, casi como un álbum fotográfico, El acorazado Potemkin representa la magnificación por la figura de las masas y las causas colectivas.

Estrenada en la primera década de la Revolución rusa (1925) constituye un rescate de la importancia del Potemkin en el proceso de la revolución fallida de 1905, antecedente de la rebelión de octubre de 1917.

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/El_acorazado_Potemkin
http://es.wikipedia.org/wiki/Serg%C3%A9i_Eisenstein
http://www.buenastareas.com/ensayos/Eisenstein-y-El-Cine-Dialectico/539463.html

miércoles, 4 de mayo de 2011

CHARLES SPENCER CHAPLIN




Charles Spencer Chaplin nació en Londres, Inglaterra, Reino Unido el 16 de abril de 1889 fue un actor cómico, compositor, productor y director cinematográfico y escritor inglés mejor conocido por sus populares interpretaciones durante la época del cine mudo. Desde entonces, es considerado como una de las figuras más representativas del humorismo.    

Reconocido por su popular personaje Charlot, se destacó en cine desde principios de la década de 1910 hasta los años 1950.Filmó alrededor de noventa películas, entre ellas Kid Auto Races at Venice (1914), La quimera del oro (1925), Luces de la ciudad (1931), Tiempos modernos (1936) y El gran dictador (1940).

Fue uno de los cofundadores de la United Artists en 1919, junto con Mary Pickford, Douglas Fairbanks y David Griffith Influenciado por el francés Max Linder, su carrera artística abarcó más de siete décadas y recibió un premio de la Academia en 1928. Candidato al premio Nobel de la Paz en 1948, abandonó Estados Unidos tras una serie de polémicas que lo involucraron con el comunismo y con la realización de actividades antiestadounidenses.

En sus últimas décadas, sus trabajos disminuyeron pero se lo pudo apreciar en La condesa de Hong Kong y Un rey en Nueva York Casado en cuatro ocasiones, sus hijos Geraldine, Josephine y Sydney Chaplin también se dedicaron al espectáculo. En 1972 se le otorgó el premio Óscar Honorífico y en 1975 fue nombrado Sir por la reina Isabel II. Murió en la temporada navideña de 1977.

El gran dictador

El gran dictador es la primera película hablada de Charles Chaplin, y el film con qué este actor y director se adentra en los terrenos realistas y dramáticos que caracterizarán buena parte de su obra posterior. Siguiendo la línea iniciada con su anterior película, Tiempos modernos (1935), una crítica al maquinismo y a la mecanización de la sociedad, Chaplin se enfrenta en esta ocasión a un de los temas más dramáticos y preocupantes de la época, el auge de los regímenes totalitarios y la expansión del fascismo a Europa. Y lo hace desde una postura carente del más mínimo rastro de ambigüedad, con convicción y contundencia, una actitud que le provocaría muchos problemas, puesto que los Estados Unidos mantenían en aquel momento una posición neutral respeto al conflicto.  

Pese a las coincidencias que se establecen entre la película y el desarrollo de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar de manera casi paralela, el origen de film se remonta al año 1938. Chaplin, que estudió el dictador alemán Adolf Hitler durante cerca de dos años, definió el proyecto como un cóctel de drama, comedia y tragedia que retrataba la silueta grotesca y siniestra de un hombre que se cree un superhéroe y que piensa que sólo tienen valor su opinión y su palabra. El cineasta, de hecho, utiliza la figura de Hitler para realizar una brillante parodia de todas y cada una de las ideas políticas, culturales, sociales y económicas del nazismo, des la superioridad de la raza germánica hasta la sumisión incondicional del individuo a la comunidad, pasando por el antimarxismo y el antisemitismo. 

Hynkel, el dictador de Tomania, es presentado como un hombre egoïsta, infantil, inseguro, incapaz de tomar decisiones de ninguna clase y todavía menos de gobernar un país: la bola del mundo con la que juega en una de las escenas más memorables del film, que acaba explotando, física y simbólicamente, en sus manos. Pero Hitler no es el único personaje de carne y hueso que inspiró a Chaplin: el dictador de Bacteria, Benzino Napoloni, está inspirado en el dictador fascista italiano Benito Mussolini. Garbitsch (del inglés garbage: basura), secretario del interior y ministro de propaganda de Hynkel, está inspirado en Joseph Paul Goebbels (1897 - 1945), ministro de educación popular y propaganda del gobierno nazi, y el Mariscal Herring evoca al Mariscal Hermann Wilhelm Göring (1893 - 1946), responsable de las fuerzas aéreas y uno de los máximos dirigentes de la Gestapo, los servicios secretos alemanes. La cruz gamada de los nazis, al mismo tiempo, aparece transformada en una doble cruz aprovechando un juego de palabras anglosajón que implica la idea de estafar. 

Fuente: http://www.edualter.org/material/pau/dictadore.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin

NOSFERATU, UNA SINFONÍA DE HORROR


Nosferatu, una sinfonía del horror, conocida en castellano como Nosferatu y Nosferatu el vampiro es una película muda de 1922 dirigida por F.W. Murnau.

Murnau quiso realizar una adaptación cinematográfica de la novela Drácula, de Bram Stoker, pero su estudio no logró hacerse con los derechos de la historia. De modo que decidió filmar su propia versión de la novela y el resultado es una película que tiene un gran parecido con la historia original de Stoker. El nombre de "Drácula" se cambió por el de "Nosferatu" y también se cambiaron los nombres de los personajes: el Conde Drácula es aquí el Conde Orlok, por ejemplo. Su papel fue interpretado por Max Schreck. Sin embargo, la viuda de Stoker demandó la película por infracción de derechos de autor y ganó el juicio.

El tribunal ordenó que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu, pero un reducido número de copias de la película ya había sido distribuido por todo el mundo y permanecieron escondidas por particulares hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker.

Con el paso de los años se hicieron más copias de esas cintas. Nosferatu se labró la reputación de ser una de las mejores películas sobre el mito del vampiro y uno de los máximos exponentes del Expresionismo alemán. Rodada en escenarios naturales, una práctica poco habitual ésta que la aleja de los postulados del cine expresionista alemán, abundantes planos de Nosferatu están inspirados en pinturas románticas.

Una Sinfonía de Horror

Nosferatu: Una Sinfonía de Horror es una película de Expresionismo Alemán protagonizada por Max Schreck como el vampiro Conde Orlok. La película, filmada en 1921 y lanzada en 1922, fue en esencia una adaptación no autorizada de la obra Drácula de Bram Stoker, con nombres y otros detalles cambiados debido a que el estudio no obtuvo los derechos de la novela (por ejemplo, vampiro se convirtió en “Nosferatu”, y Conde Drácula se convirtió en Conde Orlok).

La historia de Nosferatu es similar a la de Drácula y conserva los personajes esenciales –Jonathan y Mina Harper, el Conde, etc.- pero omite muchos de los personajes secundarios,. Todos los nombres fueron cambiados también 

En contraste con Drácula, Orlok no crea otros vampiros, solo mata a sus victimas, provocando que la gente del pueblo culpe a la plaga que devasta la ciudad. Además, Orlok debe dormir durante el día, el sol podría matarlo. El final también es sustancialmente diferente del de Drácula. El Conde es finalmente destruido al amanecer cuando el personaje de Mina se sacrifica a el.

Esta fue la primera y ultima película de Prana-Film –la compañía se declaró en bancarrota después que el heredero de Bram Stoker, actuando por en nombre de su viuda, Florence Stoker, demandó a la compañía por la violación de los derechos de autor, ganando dicha demanda. La corte ordenó que todas las copias existentes de Nosferatu fueran destruidas, pero copias de la película ya habían sido distribuidas alrededor del mundo. Estas copias fueron copiadas a lo largo de los años, ayudando a Nosferatu a ganar su reputación como una de las grandes versiones cinematográficas de la leyenda del vampiro.

Fuente: http://www.cinematismo.com/expresionismo-aleman/nosferatu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_el_vampiro

LUIGI STORNAILO


Cosimo Luigi Stornaiolo Pimentel nació en Quito, Ecuador, en 1956. Este destacado pintor de la escena ecuatoriana tuvo una formación autodidacta. Actualmente vive y trabaja en Quito.

Luigi nace en la ciudad de Quito, hijo de madre guayaquileña y de padre napolitano, transita su niñez y adolescencia en un ambiente bastante familiar, segundo hijo de esta familia de cuatro hermanos, y compartiendo con su abuela de parte de padre que fue una fuerte influencia en su vida artística. A los 12 años empezó a trabajar en uno de los periódicos más prestigiosos de la ciudad, con ayuda de su padre entró a dibujar los cómics para el diario “Últimas Noticias”.

Al graduarse del colegio decidió entrar a la facultad de Arquitectura, apoyado por su familia lo hizo, pero salió enseguida ya que ese no era su sueño, y le quitaba el tiempo para el trabajo de verdad.

Como autodidacta y gran admirador de Velazquez, Goya, Bruegel, Rembrant y Turner, empezó su carrera.

Joven aún contrajo matrimonio con su primera musa y no solo, si no también la mujer que lo llevó hacia el camino del arduo trabajo. Su primera exposición en 1980 causó sensación en la ciudad, por su fortaleza y por que no se había visto nunca nada así. 

Vivieron por años en el campo, aislados del mundo, trabajando en un taller de ladrillo construido por el mismo, para 10 años después cambiar totalmente el rumbo de sus vidas e ir a buscar aventura en Australia, donde Luigi realizó algunas exposiciones y trabajó para la Corte de Melbourne, donde su trabajo fue muy apreciado.

Los años siguientes han sido llenos de bohemia ilusión y trabajo constante, empezó a pintar cuadros de grandísimo formato, y de una fuerza increíble. Su obra puede calificarse de neo-realismo social, puesto que desenmascara las hipocresías y lacras de una sociedad en crisis, recurriendo a una pintura neo-expresionista de fuerte cromatismo y consistencia matérica. Trabaja el género de la sátira representando, incluso, a conocidos personajes del mundillo cultural quiteño que asiste a sus muestras.


Desde ahí hasta ahora no ha dejado de hacerlo, son 28 años de trabajo, su ironía no ha dejado de cesar en su obra, nunca lo hará.

Ha participado en Bienales, como las Cuenca, Sao Paulo, Trujillo, Venecia y ha realizado muchísimas exposiciones, tanto nacionales como internacionales.


Fuente: http://www.cuerpospintados.com/Artistas/Cuerpos%20Pintados/luigistornaiolo.html
http://www.fundaciontiana.org/luigistornaiolo.html

sábado, 23 de abril de 2011

SEBASTÍAN CRESPO



Sebastián crespo, nació en 1978 en Quito, Ecuador. Tiene estudios de comunicación, literatura y fotografía. Desde el 2003 ha desarrollado una importante producción fotográfica que se ha plasmado en varias publicaciones: "Quito, otra mirada" y "Guayaquil, otra mirada"; junto con otros fotógrafos publicó: "Ecuador,  más cerca del sol" y "Ecuador infinito". Actualmente combina su trabajo artístico con la fotografía de arquitectura y  de paisaje.

Sus fotografías provienen del trabajo realizado tanto en el ámbito artístico como el editorial. Fue estudiante de fotografía en Barcelona, pero sus últimos paisajes fueron fotografiados en América Latina. 

Gran parte de su obra esta relacionada con la arquitectura, ya que desde sus inicios en el mundo de la imagen sintió una gran atracción por está. Cuando vivía en España fue seducido por las formas orgánicas y contemporáneas de los puentes de Santiago Calatrava y la originalidad de las casa modernistas de Antoni Gaudí. La admiración por estas obras desarrollo un gran placer en Crespo por fotografiar la arquitectura de una manera distinta, desde una óptica personal, en la cual se destaca la simpleza, las texturas, la composición, el fragmento y la luz.

En la actualidad combina el trabajo artístico con el de la fotografía arquitectónica, aunque continúa explorando otros campos temáticos y tecnológicos de la imagen.

Fuente: http://www.sebastian-crespo.com/

PIETRO MASTURZO


Pietro Masturzo nació en 1980 en Nápoles. Obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales en Nápoles, y posteriormente se trasladó a Roma para estudiar fotografía.

 

Masturzo ha trabajado como fotógrafo profesional desde 2007 colaborando con diferentes agencias de fotoperiodismo y ha publicado sus fotografías en la prensa italiana más importante. 

 

Este fotoperiodista napolitano de 30 años trabaja por su cuenta y ha conseguido un estilo poco habitual de captar la realidad.

 

En los últimos años ha estado trabajando en un proyecto a largo plazo sobre cuestiones territoriales sin resolver en la región del Cáucaso. 

 

Con su trabajo en Irán "En Theran tejados" el fotógrafo italiano fue proclamado ganador del World Press Photo 2009 en la categoría de Foto del Año, por su instantánea de las protestas en Irán

 


La imagen laureada como Foto del Año es parte de una serie ambientada en las noches que siguieron a las elecciones presidenciales celebradas en junio de 2009 en Irán, y que a su vez, ha sido la ganadora de la categoría de "Gente en las Noticias".

Las fotografías reflejan cómo las protestas que tuvieron lugar en las calles de Teherán durante el día continuaban al caer el sol desde los tejados, azoteas o balcones de algunas casas de la capital iraní.

La ganadora del máximo premio "muestra el comienzo de algo, el principio de una gran historia", según dijo el presidente del jurado, Ayperi Karabuda. 

Fuente:http://www.kairosfactory.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=125
http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-fotografo-italiano-pietro-masturzo-ganador-del-world-press-photo-2009-1276384399/

DULZURA Y FEMINIDAD


Autor: Gabriela Racines
Titulo: Fish
Año: 2011

Casandra era un ser sobrenatural que vivía en el mar. La dulzura y la feminidad eran características propias de su ser y su más grande anhelo siempre fue conocer la tierra. Una noche Casandra pese a las constantes prohibiciones de su madre salió del mar y en aquella visita conoció a Salomé una humana, sin poder sobrenatural, de quien se enamoró.

LA AUTORIDAD



La caricatura de Quino muestra una realidad muy cercana y común. La autoridad es respetada, solamente, mientras esta presente. Las reglas, las normas, la etiqueta se mantiene mientras el jefe, el mandatario o el gobernador esta presente. Después volvemos a nuestra cotidianidad sin formalismos ni ataduras.

MÉTELE LA MANO



La historia se vuelve a repetir, pero esta vez el tema es la consulta popular. Correa continúa metiéndole mano a la constitución, sin embargo, sigue botando la primera piedra.

¿AVANCES CONFIABLES?



El caballo más famoso de la historia no pasa de moda. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha vuelto las cosas más sencillas. Lo sucedido hace siglos en Troya se vuelve a repetir, pero con el avance de la tecnología el asalto, la estafa y el timo son más fáciles. Actualmente los maleantes solo necesitan un computador para saquear cuentas personales y bancarias. Gracias a la despersonificación de la comunicación ahora las personas ni siquiera deben estar presentes para ser objetos de asalto. Hoy en día los virus troyanos son la herramienta más utilizada por los hackers para obtener información personal y de esta manera realizar sus fechorías, perjudicando a miles de personas que incrédulamente confían en el desarrollo de la tecnología.

BOMBA DE TIEMPO




La imagen es una caricatura política que está satirizando a Barack Obama. La caricatura esta elaborada en un plano completo. Obama está utilizando un traje militar y está cubierto de armas. El Presidente de Estados Unidos se encuentra en un campo minado pisando dos bombas. La primera representa a la guerra de Afganistán y la segunda documentos secretos. Lo que la caricatura representa es que Estado Unidos continúa ocultando documentos y cometiendo errores que terminan siendo una bomba de tiempo para el mundo.

domingo, 10 de abril de 2011

RENÉ MAGRITTE


René François Ghislain Magritte fue un pintor surrealista belga. Conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la percepción precondicionada de la realidad y forzar al observador a hacerse hipersensitivo a su entorno.


Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real.



Los amantes

Mi interpretación de esta pintura es un amor ciego, descontrolado. Un amor que vive desenfrenadamente a escondidas, ocultándose constantemente.  Sin embargo, a la vez puedo percibir algo totalmente diferente: como nunca conoces a alguien completamente, cómo las personas no se muestran como realmente son, cómo están dispuestas a cambiar para encajar en una realidad diferente a la suya .

sábado, 9 de abril de 2011

Quino

 

Joaquin Salvador Lavado, más conocido como Quino es un pensador, humorista gráfico y creador de historietas de nacionalidad argentina. Su obra más famosa es la tira cómica Mafalda (publicada originalmente entre 1964 y 1973). En sus historietas los  protagonistas suelen ser gente normal haciendo su vida, aunque Quino no renuncia a escenas surrealistas o alegóricas y a las reacciones caricaturescas. Así, aunque Mafalda aparenta ser una tira más con protagonista infantil, sus contenidos suelen ser más cercanos y a la vez adultos que otras tiras similares. 

El humor de Quino es típicamente ácido e incluso cínico, ahondando con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana, sin límites de clase. Así, hace al lector enfrentarse a la burocracia, los errores de la autoridad, las instituciones inútiles, la estrechez de miras, etc. No duda así en usar sus viñetas para enviar mensajes de contenido social a sus lectores. Otro recurso típico es la reducción al absurdo de situaciones conocidas. Con frecuencia, los chistes buscan la sonrisa como medio de enfrentarse a la cruda realidad. 


Historieta


La historieta de Quino muestra como su personaje principal, un excursionista o investigador, se relaciona con otra cultura, una cultura muy diferente a la occidental. Al conocer a su dios hace mofa de el, por lo que este lo castiga dándole cinco fastidiosos niños.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Quino

Nadando contra corriente






Vincenzo Gemito, El jugador


 
Vincenzo Gemito fue un escultor, diseñador y orfebre italiano. A pesar de haber trabajado en varios estudios de artistas famosos en Nápoles, Roma y París, se considera en gran medida autodidacta, y este hecho se atribuye a su capacidad de producir tanto obras originales, y ser capaz de sustituir el sentimentalismo de su tiempo con un contundente realismo.

Vicenzo Gemito comenzó sus actividades en el taller de Emmanuele Caggiano, escultor de gusto académico, aprendiendo hacer retratos simples, y más tarde fue alumno de Stanislaus Lista. Antiacadémico por instinto, dejó pronto al profesor para trabajar con Antonio Mancini y buscó a tientas el camino del realismo. Con su primera gran obra, El jugador, participó en la Exposición de la Promoción, en el mismo año que realizó una serie de figurillas de mendigos de terracota, tratando de conseguir la metamorfosis de la realidad.

En los retratos durante 1872-73 fue capaz de captar, aunque con menos vivacidad, la naturaleza del carácter de los personajes: de Morelli a Verdi, de Mariano Fortuny a Michetti. Éste último retrato fue expuesto en el Salón de París de 1878, mientras que en el salón del siguiente año Il Pescatorello, tuvo un éxito extraordinario, tanto es así que Gemito trabajó para la Exposición Universal. Allí retrató a los personajes importantes de la época, entre ellos el pintor Jean-Louis-Ernest Meissonier.

De regreso a Nápoles en 1880, realizó en 1885 una copia del Narciso del Museo Nacional, prueba de su continuo acercamiento a los clásicos, vivido como ejemplo de realismo vital.

En 1887 se le encargó una estatua de mármol de Carlos V, construida para el frente al Palacio Real de Nápoles. El mármol era el material menos querido por Gemito, y el resultado del trabajo fue, en su opinión y también de la crítica, por debajo de su capacidad. Gemito sufrió una crisis nerviosa y se recluyó en un apartamento de un dormitorio, y pasó también períodos de hospitalización en un psiquiátrico. Durante los siguientes 21 años, produjo solo dibujos mientras permaneció ingresado, hasta que en 1909 comenzó a esculpir de nuevo. Esta fase de su arte fue, de hecho, entre la más apreciada por los críticos modernos y contemporáneos.

En los últimos años, Gemito se dedicó a la orfebrería en oro y plata, y sus obras eran de un trabajo delicado, son muy admiradas en la actualidad.

En 1952, Italia emitió un sello postal para conmemorar el centenario de su nacimiento.

Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Gemito